martes, 9 de diciembre de 2008

KITSH




Define al arte que es considerado como una copia inferior de un estilo existente. También se utiliza el término kitsch en un sentido más libre para referirse a cualquier arte que es pretencioso, pasado de moda o de muy mal gusto.


IVONNE VENEGAS

Una artista que trata de plasmar en sus trabajos lo que hay detras de camaras en una seción fotografica y la foto de sociales.

CINDY SHERMAN

Esta autora destaca por sus fotografías tan creativas, las caules expresan en su mayoría el sexo femenino.

JULIA MARGARET CAMERON

Fue una fotógrafa inglesa que se dedicó al retrato fotográfico de corte artístico, así como a la representación escenográfica de alegorías que la enmarcan en la corriente de la fotografía academicista.
Llegó a exponer en la Exposición Universal de 1870, y su obra fue reconocida póstumamente, junto a la de Lewis Carroll, gracias a su reivindicación por parte de los fotógrafos del pictorialismo, así como al apoyo del grupo literario de Bloomsbury y a su sobrina nieta Virginia Woolf.


Esta autora sus principales objetivos era la toma de retratos con peculiares poses y atuendos de sus personas a fotografiar.



CARLOS JURADO

En el transcurso de los años ha desempeñado diversas actividades tanto en la producción artística como académicas.En 1973 inicia se actividad fotográfica y ocupa cargos de dirección en la Universidad Veracruzana , donde establece, por primera vez en México la carrera de Fotografía a nivel de Licenciatura..Actualmente trabaja de manera independiente en su taller.
Carlos, es sus obras trata de obtener anbientes y atmósferas sugerentes poco comunes; realizando procesos quimicos los cuales den a la fotografía cierta apariencia deseada.



EDITH REYES

Esta es una reconocida fotografa de la ciudad de Hermosillo, Sonora. La cual se dedica principalmente a la toma de fotografías de eventos sociales en nuestra ciudad.

Pero tambien toma fotografías publicitarias, modelos, arte, estilos de vida.





LAUREAN GREENFIELD

Lauren Greenfield es una fotógrafa freelance que nació en Boston en 1966 y se crió en Venice (California), ciudad en la que aún hoy vive. Se graduó en la Universidad de Harvard, donde también trabajó realizando fotografías para el Harvard Crimson. Greenfield estuvo contratada en plantilla por National Geographic en 1990, y en 1993 contó con la ayuda de la revista para realizar su libro “Viviendo Deprisa: Creciendo bajo la Sombra de Hollywood”. Gracias a “Viviendo Deprisa”, Greenfield consiguió el Community Awareness Award de la National Press, Photographers Association, exponiéndose la obra en el festival Visa pour l’Image en Septiembre de 1995.

Entre los principales trabajos destacan el que hizo sobre las chicas anorexicas en un centro de reabilitación espacial para ellas, una fotografa documentalista que trata de capturar el progreso que tivieron estan niñas al momento de entrar a esta clinica.


FELIX NADAR

Por consejo de un amigo compró una cámara fotográfica que utilizó para recoger los retratos que habrían de servir de base de las caricaturas de su obra Panthéon Nadar, 1853, donde aparecieron grandes personajes de la política y la cultura del momento pertenecientes a su círculo de amistades, tales como Charles Baudelaire. Una foto que hizo a éste fue luego empleada como modelo por Manet para un grabado.
Nunca se planteó el retrato fotográfico como una actividad con la que ganar dinero, pues mantenía unas ideas estéticas sobre cómo realizar los retratos que le alejaban de los criterios más comerciales, pero que por el contrario lo elevaban al rango artístico. En todo momento se negó a colorear los retratos, así como a practicar cualquier tipo de retoque. También renunció a la utilización de elementos de atrezzo. Nadar únicamente se sirve de la luz -modo de iluminar al modelo- y del gesto -mirada y actitud de los modelos favorecida por la relajación de los amigos fotografiados-, como elementos principales de la fotografía.
Nadar hacía retratos como lo haría un pintor pero con un medio nuevo. Ha existido un largo debate científico sobre si copiaba/imitaba la pintura, aunque parece que finalmente se ha acabado con la polémica al reconocer que si bien es cierto que Nadar seguía los cánones clásicos ya sentados en la pintura con una técnica nueva, no deja de cultivar un género artístico del que también participa la pintura.



MISHA GORDIN

Escrito por MISHA GORDIN:

Soy el que toma las fotografías de la realidad existente, o creando mi propio mundo, tan verdadero pero no existente. Los resultados de estos dos acercamientos tan opuestos son notablemente diferentes y, en mi opinión, la fotografía conceptual es una forma más alta de expresión artística que pone la fotografía en el nivel de la pintura, de la poesía, de la música y de la escultura. Emplea el talento especial de la visión intuitiva. Traduciendo los conceptos personales en la lengua de la fotografía, reflejando las respuestas posibles a las cuestiones importantes de ser: nacimiento, muerte y vida. Crear una idea y transformarla en realidad es un proceso esencial de la fotografía conceptual. El acercamiento convencional de hoy, con algunas excepciones, domina totalmente el arte de la fotografía. Pero la introducción de la fotografía digital puede cambiar este equilibrio. La facilidad de producir realidades alteradas, traerá una onda nueva de los artistas talentosos, que la utilizarán para expresar su mundo especial de visiones, con todos sus significados, de símbolos y de misterio. ¿En un mundo de la voluntad de la alta tecnología, usted sin embargo cree en la verdad de una fotografía? ¿Es importante? A mí me importa. En todos estos años de crear imágenes conceptuales, intenté hacerlas tan realistas como sea posible. Mis capacidades técnicas han mejorado, permitiéndome ampliar los horizontes para mis ideas. Pero ésta no es la parte más importante del proceso. El concepto pobre, ejecutado perfectamente, alambique hace una fotografía pobre. Por lo tanto, el ingrediente más importante de la imagen de gran alcance es un concepto. La mezcla de un talento para crear un concepto y la habilidad para entregarla - ésos son dos bloques de edificio importantes de crear una fotografía conceptual convincente. No es una nueva idea manipular imágenes fotográficas. De hecho todas las imágenes se manipulan a cierto grado. La energía verdadera de la fotografía emerge cuando se espera que la realidad alterada se presenta tan existente y sea percibida como tal. Una imagen obviamente manipulada es un truco que demuestra una carencia de la comprensión de la energía única de la fotografía - la creencia grabada en nuestro subconsciente qué fue capturada por la cámara fotográfica tiene que existir. En los mejores ejemplos de imágenes con éxito manipuladas la pregunta "es real ?" no se presenta. Mi primera introducción a las manipulaciones digitales me demostró cómo son las técnicas análogas y digitales similares. Cada uno la tiene esos puntos brillantes y oscurosEn este momento no veo ninguna razón para cambiar a digital. Todavía prefiero esa calidad que brilla intensamente de la impresión original y del proceso laborioso para alcanzarlo. Todavía, creo, que es solamente materia del tiempo antes de que la tecnología digital substituya a la análoga y el acercamiento conceptual recibirá el lugar bien merecido en el arte de la fotografía. También deseo creer que, en muchos años, los artistas continuaran desarrollando la lengua de la fotografía, entendiendo y preservando su energía.
Sus obras son mayormente cabezas de personas en diferentes etapas y en la cara con maquillaje especial simulando tierra, u otra cosa que vaya deacuerdo con la fotografía deseada.

MANUEL ALVAREZ BRAVO

Durante una larga trayectoria nacional e internacional, Álvarez Bravo acumuló experiencias, premios, reconocimientos, exposiciones, incluso gran parte de su labor ha consistido en reunir y dar a conocer importantes colecciones fotográficas, así como la creación del Primer Museo de la Fotografía en México. Dentro de sus premios destacan los siguientes: Premio Nacional de las Artes (México, 1975), Condecoración oficial de la Ordre des Arts et Lettres Français, en 1981, Premio Víctor Hasselblad (Suecia, 1984) y el Master of Photography del ICP (Nueva York, E.U.A, 1987).


Unos de los fotográfos nacionales más reconocido por sus obras que plasman mayormente a la belleza de la mujer desnuda.



OLIVIERO TOSCANI






Oliviero Toscani (n. 1942, Milán) es un fotógrafo italiano, reconocido principalmente por sus campañas publicitarias diseñadas para la marca de ropa Benetton, las cuales provocaron controversia en las décadas de 1980 y 1990.
Estudió fotografía en
Zúrich, Suiza, entre 1961 y 1965. Entre 1982 y 2000, Toscani trabajó para Benetton, contribuyendo al crecimiento de la marca United Colors of Benetton hasta ser una de las marcas más reconocidas mundialmente.
Una de sus campañas más famosas incluía una fotografía de un enfermo de
SIDA agonizando en una cama de hospital, rodeado de familiares dolientes. Otras, incluían alusiones al racismo, la guerra, la religión y la pena capital. En 1990, Toscani fundó la revista Colors (propiedad de Benetton), junto con el diseñador gráfico Tibor Kalman. Bajo el lema "una revista sobre el resto del mundo", Colors explotaba el multiculturalismo prevalente en la época, así como a las campañas publicitarias de Benetton. La línea editorial era independiente de la marca de ropa. En 1993, Toscani creó Fabrica, un centro de investigación sobre el arte en la comunicación; y encargó el diseño al arquitecto japonés Tadao Ando.
En 2005, Toscani levantó polémicas nuevamente, cuando hizo fotografías para la campaña publicitaria de la marca de ropa masculina "Ra-Re". Los retratos aludían al homosexualismo masculino, de un modo que enardeció a diversos grupos que debatían los derechos homosexuales.
Además de trabajar con Benetton, Toscani ha sido el diseñador de campañas publicitarias para Esprit, Valentino,
Chanel y Fiorucci. Las campañas de Toscani han ganado cuatro veces el premio Lion d'Or en el Festival de Cannes. Personalmente, Toscani ha recibido, entre otros premios, el UNESCO Grand Prix, y dos veces el premio Grand Prix d'Affichage. Ha tenido exposiciones individuales, en orden cronológico, en las ciudades de Venecia, Sao Paulo, Milan, ciudad d México, Helsinki, Roma y otras catorce ciudades.



Un fotógrafo diferente, se atrevió a realizar fotografías que están prohibidas en su ciudad, pero lo que más destaca de él es la lucha contra el racismo, todos somos iguales, y los escándalos provocados por las mismas fotos.




HENRI CARTIER- BRESSON



Henri Cartier-Bresson (22 de agosto 1908 - 2 de agosto 2004) fue un célebre fotógrafo francés considerado por muchos el padre del fotorreportaje. Predicó siempre con la idea de atrapar el instante decisivo, versión traducida de sus "images a la sauvette", que vienen a significar con más precisión "imágenes a hurtadillas". Se trataba, pues, de poner la cabeza, el ojo y el corazón en el mismo momento en el que se desarrolla el clímax de una acción.
A lo largo de su carrera, tuvo la oportunidad de retratar a personajes de la talla de Pablo Picasso, Henri Matisse, Marie Curie, Edith Piaf, Fidel Castro y Ernesto Guevara. También cubrió importantes eventos, como la muerte de Gandhi, la Guerra Civil Española, donde filmó el documental sobre el bando republicano "Victorie de la vie", la SGM, en la que estuvo en la Unidad de Cine y Fotografía del ejército galo o la entrada triunfal de Mao Zedong a Pekín. Cartier-Bresson fue el primer periodista occidental que pudo visitar la Unión Soviética tras la muerte de José Stalin.
Su obra fue expuesta, en el museo del Louvre, en París, en 1955.
Fue cofundador de la agencia Magnum.
Junto a su esposa, la también fotógrafa Martine Frank, creó en el año 2000 una fundación encargada de reunir sus mejores obras, situada en el barrio parisino de Montparnasse. Falleció el 2 de agosto de 2004 en Cereste, al suroeste de Francia.
En 2003, Heinz Bütler dirigió la película suiza Henri Cartier-Bresson - Biographie eines Blicks, documental biográfico interpretado por el propio Cartier-Bresson además de Isabelle Huppert, entre otros.
Para algunos, Cartier-Bresson es una figura mítica en la fotografía del siglo XX. Uno de sus mejores biógrafos (Pierre Assouline) lo apelaría como « el ojo del siglo ».


Sin luagar a dudas uno de los mejores fotográfos, ya que lo avalan un sin fin de sucesos de los cuales ha salido victorioso y con muy buenas oportunidades que a pocos se les presentan.




DAVID NEBREDA


Licenciado en Bellas Artes. A los 19 años los médicos le diagnosticaron esquizofrenia. Vive encerrado en un piso de Madrid con apenas dos habitaciones donde ha realizado la totalidad de su obra fotográfica, sin tomar medicación, sin comunicación con el exterior, sin radio, prensa, libros ni televisión. Vegetariano desde los 20 años, practica la abstinencia sexual, y se somete a severos ayunos que le mantinen un estado de delgadez extrema.

Sus imágenes llegaron a las manos del galerista Renos Xippas quien le dedicó una exposición en su galería de París, fue allí donde Léo Scheer descubrió su obra, impresionado por su fuerza decidió hacerse editor para poder divulgar su obra. Ha publicado ya dos libros de fotos. Autodidacta dentro de la fotografía, sorprende por su sabia utilización de la técnica, el dominio de la luz y los claroscuros de sus fotografías, no manipula el positivado aunque si utiliza la doble exposición.
Su obra es casi desconocida en España, en Francia ha sido promocionada por gente de la categoría del antes citado Léo Sheer, filósofo crítico y uno de los promotores de Canal + Francia, e incluso ha sido objeto de un artículo de Jean Baudrillard.
Es un autor que basa su trabajo en él mismo, se tortura, no come. Lo mantiene vivo la pasión por el arte.

JOEL- PETER WITKIN






Joel-Peter Witkin (nacido el 13 de septiembre de 1939 en Brooklyn, Nueva York) es un fotógrafo estadounidense.
Nacido de padre judío y madre católica, sus padres se divorciaron cuando era joven debido a sus irreconcialiables diferencias religiosas. Trabajó como
fotógrafo de guerra entre 1961 y 1964 en la Guerra de Vietnam. En 1967 decidió trabajar como fotógrafo freelance y se convirtió en el fotógrafo oficial de City Walls Inc. Estudió después escultura en la Cooper School Of Fine Arts de Brooklyn donde consiguió un título en artes en 1974. Después de que la Universidad de Columbia le concediera una beca terminó sus estudios en la Universidad de Nuevo Mexico en Albuquerque donde consiguió su Master en Bellas Artes.
Según el propio Witkin su particular visión y sensibilidad provienen de un episodio que presenció siendo pequeño, un accidente automovilístico en el que una niña resultó decapitada. También cita las dificultades en su familia como una influencia. Su artista favorito y gran influencia es el
Giotto.
Sus fotos suelen involucrar temas y cosas tales como muerte, sexo, cadáveres (o partes de ellos) y personas marginales como enanos, transexuales, hermafroditas o gente con deformaciones físicas. Sus complejos tableauxs a menudo evocan pasajes bíblicos o pinturas famosas. Esta naturaleza transgresora de su arte ha consternado a la opinión pública en repetidas ocasiones y ha provocado que lo acusen de explotador y que haya sido marginalizado como artista en diversas ocasiones.
Su acercamiento al proceso físico de la fotografía es altamente intuitivo que incluye manchar o rayar el negativo y una técnica de impresión con las manos en los químicos. Esta experimentación comenzó luego de ver un
ambrotipo del siglo XIX de una mujer y su amante quien había sido arrancado.






Tal parace que lo que te pasa de pequeño te deja marcado para toda la vida, tal es el caso de este autor, el caul paso por sucesos escalofriantes y fue un detonante para su vida cotidiana y en la vida profesional.






La mayoría de sus obras hablan de personas "raras" que se ve escalofriantes, fuera de lo normal y más aún por que son a blanco y negro.






EL AUTORRETRATO

El autoretrato es uno de los trabajos más complicados que puede hacer un artista con si mismo. Implica una serie de elementos que esten de acorde a lo que quieres dar a expresar con tal fotografía o pintura.

En la elaboración de este significó para mí una gran reto, ya que es muy complicado proyectar lo que quieres expresar a las demás personas sobre ti.


PROXÉMIA

La proxemia es una disciplina que estudia la relación entre el espacio personal y las características de cada individuo, y sirve para conocer y entender las necesidades de cada uno en diverso tipo de situaciones: en el camarote de una embarcación, en el asiento de un avión, en un búnker o en un refugio contra bombardeos, que por razones bastante obvias constituyen espacios muy reducidos, hay que proporcionarle a los ocupantes ciertos elementos que le generen una cierta sensación de intimidad, respetando los espacios personales.
De no tenerse en cuenta estos factores, los problemas psicológicos, la falta de rendimiento - en el caso de las tripulaciones - y en un grado extremo, hasta la violencia y el amotinamiento pueden aparecer.

domingo, 7 de diciembre de 2008

CÁMARA ESTENOPEICA

Para elaborar una cámara estenopeica se necesita:

-Cartón.

-Pegamento común.

-Pelicula fotografica.

-papel fotográfico.

-Bicromato de amonio o potasio (veneno).

-Gelatina en polvo incoloro.

-Alfiler común.

-La laminilla delgada que sella los botes de leche en polvo.


LA IMPORTANCIA DE LA FOTOGRAFÍA

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA FOTOGRAFÍA?

-Porque capturan momentos, son un respaldo para la memoria y hacen recordar situaciones pasadas.
-Dentro de una fotografía siempre vamos a poder ver a esos seres queridos que ya no estan con nosotros.
-Nos trslada a otro momento que generalmente ocurrieron en el pasado, a menos que evoquen a una situación o sufrimiento futuros.
-Permite captar el pasado aunque se tenga la perspectiva de que estamos en el presente.
-Nos ofrece la noción de conocer otras culturas que tal ves desconociamos o ingorabamos.
-Se dice tambien, que el RETRATO es el arte de MOMIFICAR, ya que como lo he venido mencionando en los puntos anteriores, permite detener un momento de la historia atra ves de los años.
-La verosimilitud; que es la capacidad de representar los objetos como si fueran los mismos, que mucho depende del aparato con el que son registradas.

ADOJUHR

-Arabe del siglo XI, el cual construía Cajas Mágicas para capturar espíritus malignos que eran muy importantes en esa época.
-El Pensamiento Mágico: cada quien trae consigo una carga emocional que la refuerza.
-Los Alquimistas desarrollaron sus ideas.
-Adojuhr murió ejecutado en Sevilla 1067 por hacer representaciones del Hombre.

PRINCIPIO DEL DOBLE Y LA MITAD

Abertura: Diafragma: Controla la luz y da la profundidad del campo
Cerradura: Obturador

Números F

1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22.
-Lente más abierto. - Se cierra el lente.
- Entra más luz. - Menos luz.

La siguiente tabla muestra el tiempo en el que el obturador se encuentra abierto para capturar la imagen deseada. Se mide en:
1 S
1/2 S
1/4 S
1/8 S
1/15 S
1/30 S
1/60 S
1/125 S
1/250 S
1/500 S
1/1000 S



Profundidad de Campo:
Es la zona de nitidez que existe al rededor del objeto enfocado. Esto es producto de la abertura utilizada.

- A mayor abertura, menor profundidad de campo.
- A manor abertura, mayor profundidad de campo.
- Zoom: Distancia focal variable.
- Lente de 50 mm: Distancia focal fija.

CÁMARA REFLEX

¿Qué es una cámara reflex?


Una cámara réflex es una cámara fotográfica en la cual la imagen que ve el fotógrafo a través del visor se consigue mediante el reflejo sobre un espejo o sistema de espejos.





Una cámara reflex se compone por:


1. Objetivo frontal


2. Portalentes


3. Diafragma


4. Obturador de plano focal


5. Película


6. Sujeción de correa


7. Disparador


8. Mando de velocidades


9. Cuentafotogramas


10. Cámara de visor trasero


11. Zapata del flash


12. Anillo de enfoque


LA IMAGEN


El texto la lectura "LA IMAGEN" de Vilem Flusser; la cual nos explica como en la mayoria de las ocaciones la imagen nos puede hacer completar una idea o entender cosas de las cuales ni sabiamos.

La lectura se podría decir que esta un poco confusa, pero en sí, eso fue lo que entendí.